dimanche 8 décembre 2013

Paroles de mur


Le Street Art, ou comment donner vie à la Rue:

1- Paroles de mur

Le « Street Art », communément appelé Art Urbain est un mouvement artistique datant des années 60, un mouvement qui est actuellement très actif. Ce type d’art se trouve dans les lieux publics, sous différentes formes. Les techniques varient en fonction des artistes : graffitis, pochoirs, mosaïques, stickers, affichages… Le Street Art est caractérisé par son état éphémère car sujet aux dégradations (intempéries, pollution, etc…). Néanmoins, étant de plus en plus connu et apprécié par le public, un public plutôt jeune, il continue à vivre et à se répandre dans le monde entier. Berlin, Melbourne ou encore Sao Paulo sont les villes les plus fleurissantes de Street Art. Elles abritent des chefs d’œuvres éblouissants ! [Eugénie Lacombe & Hugo Chaffiotte]
Dans ce dossier, nous nous intéressons aux Street-artistes travaillant sur les murs.

A R T I S T E S   /  R É A L I S A T I O N S  :

- Banksy -

Banksy est un artiste très connu de Street Art anglais, précurseur de ce type d'art, son identité n'est aujourd'hui toujours pas révélée. Il travaille dans la rue, particulièrement sur les murs depuis les années 1990 en utilisant des pochoirs et des bombes de peinture pour aller plus vite et éviter de se faire arrêter pendant ses séances de "graf". Artiste engagé, il défend son opinion à travers ses œuvres en détournant des faits politiques, par l'humour ou encore la poésie. Anticapitaliste, antimilitariste et anti-système, il n'hésite pas à provoquer pour dénoncer un système qui lui semble bancal. 
Exemple : Pochoir sur la frontière entre Israël et Palestine. 
Selon lui l'art se fait désormais dans la rue, graçe à internet le pouvoir est inversé, les plus modestes peuvent participer à l'art et se faire connaitre sans passer par les expositions et galeries d'art. Il dit lui-même "Tout ce qu'il vous faut c'est quelques idées et une connexion haut débit. Pour la première fois le monde bourgeois de l'art appartient au peuple. il s'agit d'en faire quelque chose".  Banksy a obtenu au fil du temps une grande notoriété, désormais considéré comme un précurseur et artiste inévitable du Street Art, certaines de ses œuvres ont été vendues plus d'un million d'euros. [Constance Barbeau]



- Jan Vormann -

Jan Vormann (http://www.janvormann.com/) est un artiste allemand né en 1983 à Bamberg. Il est à l'origine du mouvement DispatchworkIl sillonne les villes à la recherche de mur à combler. Ainsi, il répare, des murs de rue, d'édifices publics et de maisons privées avec des briques en plastique, pour la plupart des Lego. Par exemple,  pour sa série de Berlin "Dispatchwork", il a choisi des bâtiments encore endommagés par la Seconde Guerre mondiale. La brique de Lego touche toutes les générations à travers le monde : elle rend certaines personnes nostalgiques et, pour d'autres, elle est totalement d'actualité. Jan Vormann joue sur le contraste entre la brique de pierre et la brique en plastique.
Quelques phrases de Jan Vormann : “Since I lived in many of such cities, I am seeking to improve the appearance of public spaces in different ways, in terms
of what I consider improvement"
. "Depuis que j’ai vécu dans plusieurs de ces villes, je cherche à améliorer l’apparence des espaces publics de différentes
manières, en fonction de ce que je considère être une amélioration.
"
Aujourd’hui, beaucoup de personnes (artistes ou pas) ont rejoint ce mouvement qui est visible dans le monde entier ( http://www.dispatchwork.info/). [Magali Braud]








































- DALeast -

DALeast est un artiste chinois qui vit et travaille au Cap, en Afrique du Sud. 29 ans, identité secrète. Ses peintures insolites, qui font parfois des centaines de pieds de large, semblent tridimensionnelles et semblent avoir été créées à partir de milliers de minuscules éclats de métal. DALeast a montré un intérêt pour le dessin depuis deux ou trois ans. Quand il a grandi, il a étudié la sculpture à l'Institut des Beaux-arts dans sa ville natale de Wuhan, mais a abandonné dans la quatrième année. DALeast a été déçu par l'esprit conservateur et la méthode d'enseignement. Alors, il a rejoint JEJ, qui est l'une des équipes de la première génération de graffeurs actifs en Chine. DALeast  peuple les rues du monde entier, de la France à Hawaii en passant par la Grèce, l’Allemagne ou les Etats-Unis, avec des animaux sauvages et de créatures étranges nées d’un enchevêtrement de cables. [Shuhan Wang]


- Tilt -

Tilt est un artiste grapheur reconnu dans le monde entier. Originaire de Toulouse, il a appris son métier dans la rue. Depuis le moment ou il à fait ses premiers tags sur une rampe de skateboard, il s'est nourri de ses voyages pour imposer son style. Les créations de cet artiste sont constituées d'une succession de lettres aux formes courbes qui racontent une histoire sans vraiment pouvoir la décrypter entièrement. Comme il l'explique lui-même, c'est un processus de création rapide dans l'exécution, avec les plus souvent une ou deux couleurs. Il est aussi connu pour reproduire ces œuvres en sérigraphie sur des toiles qu'ils vends et exposent ensuite partout dans le monde. [Paulin Giret]

TILT - ANARCHY IN THE UK from BIG ADDICT on Vimeo.
l'Union Jack est composé de textes de la "Anarchy in the UK" des Sex Pistols.
Londres Décembre 2011

- Liliwenn -

Les artistes s’exprimant avec talent à travers la figuration du visage de l'être humain se font rares et la française Liliwenn en fait partie. En effet, cette dernière exprime avec brio ses idées grâce au Street Art et plus particulièrement sur les murs. De prime abord, on est frappé par la qualité et la justesse des visages qu'elle représente, ces derniers sont d'une grande taille et s'imposent face au spectateur. Liliwenn joue avec le regard et l'expression faciale des personnages qu'elle met en place. On est comme happé par ses œuvres et définitivement conquis par les nuances de noir et de blanc dont elle se sert très largement. [Théophile Collet]
site de l'artiste




- Invader -

Invader est un artiste de Street Art français né en 1969. Son travail consiste à reconstituer en mosaïques les personnages du célèbre jeu vidéo Space Invaders, édité en 1978. En effet, ce jeu n'ayant pas pût disposer des capacités technologiques et graphiques d'aujourd'hui, il était très pixelisé. Dans ses œuvres, Invader reproduit cet effet de pixellisation grâce à la mosaïque. Depuis la fin des années 1990, l'artiste opère sur des murs disséminés un peu partout dans le monde (Londres, Tokyo, New York, Paris…), tout en gardant son identité cachée car la majorité de ses œuvres sont créées de manière illicite, sur des bâtiments privés ou publics, sans l'accord des propriétaires. Ces mosaïques aux couleurs très vives sont la plupart du temps situées dans des lieux à forte affluence, bien en vue des passants. De plus, elles sont cimentées et souvent placées à des endroits inaccessibles, en hauteur par exemple. Cela leur permet de résister aux dégâts du temps ou aux dégradations. Par la multitude de ses créations (2500 environ), l’artiste souhaite donner l’impression qu’une invasion est en cours : «L’idée est d’envahir la planète en répandant dans les villes du monde entier des personnages inspirés principalement du célébrissime Space-Invaders » explique-t-il. L'artiste possède donc plusieurs démarches : l'invasion de l’espace visuel et public, le rapprochement entre le pixel et la mosaïque, et la transposition d'un jeu vidéo dans la réalité. [Louison Guilbaud]




- Tika -

Née en 1978 en Suisse, Tika est une jeune artiste du Street Art. Très rapidement attirée par l'art des rues, Tika commençe à les décorer dès son plus jeune âge (10ans) en collant des affiches de cirque qu'elle avait elle-même confectionnées. Ce ne sera que 9 ans plus tard qu'elle se lancera dans le graffiti.
C'est à l'aide de pochoirs, d'acrylique et de couleur en spray que Tika contraste les animaux stylisés composant ses tags avec de complexes textures et motifs. L'influence Sud Américaine, mais aussi de la mythologie américaine ainsi que de l’Hindouisme est très apparent dans le travail de Tika : la plus évidente étant le nom même de l'artiste, Tika(s), qui est le nom donné à la marque de la poudre rouge que les hindous utilisent pour marquer sur leur front. Depuis, l'artiste globe-trotteuse (ne limitant pas les espaces de son travail à un seul et unique pays mais au monde entier) a su développer son travail, donnant un aspect coloré et ludique aux espaces dans lesquels il se développe. L'art de cette Street Artist dégage une énergie singulière reflétant ses divers voyages mais également la vision qu'elle peut avoir de la société mondiale. Les œuvres de Tika peuvent être contemplées au travers des différentes rues du monde mais également dans de nombreuses galeries Européennes et Américaines. [Ophélie Brunet]




- Aakash Nihalani -

Aakash Nihalani est un artiste street art New Yorkais de Brooklyn. Il crée des graffs à base de ruban adhésif. ces œuvres sont principalement de couleurs fluorescentes afin d'attirer l’œil dans un coin de rue et donner une touche de couleurs, mais il fait également des œuvres en noir et blanc. Il joue avec les perspectives, crée de véritables illusions d'optique en combinant des formes géométriques simples (carrés, rectangles ou triangles). En disposant ses réalisations le long d'un mur, il crée des œuvres qui nous donnent l'impression de 3 dimensions, comme si les formes planaient entre les briques. Il utilise aussi des cartons ou réalise des superpositions de plusieurs couches de scotch comme dans son œuvre Mathemtical street art où les signes mathématiques sont réalisés de cette façon. Dans cette installation, il nous propose des opérations mathématiques d’éléments urbains comme l’addition de fenêtres. [Bettina Rambaud]
site de l'artiste



- Persu & Pedro -

Le Chien Mécanique est une œuvre réalisée à l'occasion de l’événement Over The Wall au cours de la première édition du voyage à Nantes. Cette œuvre a été réalisée dans la zone des machines de l'île par Persu et Pedro, deux grapheurs Nantais. La consigne pour cet événement étant de s'inspirer de l'environnement où se situe l'œuvre, les artistes ont décidé de créer un chien mécanique. Cette œuvre nous raconte l’histoire d’un chien mécanique venant du futur se baladant de mur en mur pour trouver des murs vierges car dans le futur qu’ils ont imaginé, tous les murs sont tagués. [Manon Rio]


- Jef Aérosol -

Issu de la première génération d'artistes de rue, Jef Aérosol a commencé à envahir les murs de sa ville natale, Nantes, avec des portraits de lui-même réalisés au pochoir dès les années 80. Il traite de thématiques très diverses offrant toutes sortes de portraits, allant de Ghandi à Jean Michel Basquiat. Il accompagne souvent ses portraits de citations. Pour Basquiat, par exemple, il écrit à côté du portrait "Je ne pense pas à l'art lorsque je travaille, j'essaie de penser à la vie". Il est reconnaissable par les flèches rouges omniprésentes sur ses œuvres et surtout connu pour son motif du "Sitting kid", qu'il a dispersé à travers le monde et que l'on peut retrouver jusque sur la muraille de Chine. Il propose une critique discrète et une vision poétique voire facétieuse du monde qui l'entoure, et considère qu'une œuvre de Street Art n'est pas vouée à rester figée, mais au contraire que son évolution, voire son agrémentation font corps avec l'œuvre elle-même. Jef Aérosol, quarantenaire modeste au blouson noir, très loin de l'iconographie actuelle de l'art de rue, fait partie de ces artistes qui ont contribué à faire du Street Art un art à part entière. [Sullivan Jolly]


- JR -

JR réalise des portraits photographiques en noir et blanc qu’il colle ensuite dans les rues. Il sillonne ainsi, accompagné de son fidèle camion-laboratoire photo, le monde entier.
Boosté par ses collages de rue grands formats, il lance en 2011 le projet Inside Out, le plus grand projet d’art participatif du monde. N’importe qui peut y adhérer et partager son histoire et celle de sa communauté. Les Cabines Photographiques parcourent les rues pour permettre au public de participer instantanément et gratuitement. Dernièrement, elles étaient au Palais de Tokyo où 2130 portrait on été tirés puis affichés sur le parvis, formant ainsi une monumentale œuvre collective[Camille Evrard]







- James Cochran -

James Cochran, connu sous le nom de Jimmy. C'est un peintre australien qui à la fin des années 90 a joué un rôle-clé dans le développement de la scène underground d’Adélaïde. C'est après l'obtention de son master en arts visuels que son style singulier apparaît : la fusion de son intérêt pour le graffiti développé dans la rue et celui pour la peinture à l'huile plus académique. Son travail "pointilliste" appelé "drip paintings" consiste à pulvériser la peinture enaérosol en points de coulure formant par couches successives des portraits et des paysages vibrants. Il détourne parfois l’iconographie religieuse pour réaliser ses sujets, d'Anne Frank à de simples anonymes. [Anaïs Bourcier]


- ChiliRV -


ChiliRV est un street artiste nantais qui placarde ses œuvres sur les mur de Nantes depuis près de 5 ans. Ses œuvres sont fabriquées à partir de mosaïques représentant des éléments issus de jeux vidéos (Pacman, Mario, Zelda,Space Invad er...). ChiliRV s'inspire de l'artiste international Space Invader en utilisant le même procédé: des figures réalisées en pixel art collés sur les murs à l'aide de ciment. On compte 61 mosaïques posées à Nantes, l'artiste essaye de partager ses créations et de les rendre accessible au maximum pour créer de l'étonnement ou un lien avec le public. "C'est juste histoire de partager un peu de pixels, un peu de couleur, sur des murs qui sont trop souvent gris" ChiliRV. [Tristan Riaud]




- Philippe Baudelocque -

Issu de l’école Nationale Supérieure des Arts décoratifs à Paris, Philippe Baudelocque nous plonge dans un univers figuratif à travers sa série de fresques intitulées «cosmic animal» représentant la faune. Ces œuvres éphémères suscitent admiration autant par sa fragilité dans un environnement urbain que par sa complexité au niveau des détails. En effet, Philippe Baudelocque n’utilise qu’une simple craie et du pastel pour créer un mélange de cellules organisées en cosmos. Un univers unique qui attise l’attention des passants par sa maitrise de la géométrie et des formes animales, univers transmis par son père, grand amateur de nature et peintre animalier. Rien n’a d’importance pour lui surtout pas les guerres de style qui divisent le monde du graffiti, il dessine juste pour son plaisir, parfaire son style et cherche à transmettre son héritage familiale sans dégrader les rues. [Tanguy Prigent]






- Martin Ron -


Né à London (Ontario) en 1943, Martin RON est un des artistes graffiti et street art les plus influents d'Argentine. Il est particulièrement connu pour ses immenses fresques murales. Entre 1960 et 1964, il étudie le graphisme à la H. B. Beal Technical and Commercial School. A travers ses peintures surréalistes, il cherche constamment à interpeller les passants, non seulement par la taille imposante des personnages qu'il peint, mais aussi par son goût pour les couleurs vives, directement issues de ses origines argentines. La plupart de ses oeuvres sont à Buenos Aires.



- Sara CONTI -

"NATIVITA' (AI CANI)" - Bruxelles(B) 2013 - circa 360x260cm

"La matriochka, je l’utilise comme un instrument pour m’exprimer. Je trouve que c’est un puissant symbole de féminité (entre autre). Mes matriochka sont sexuées, ça accentue cet aspect là. Je dis toujours que ce sont les Venus de Willendorf du XXIème siècle.
Sara Conti vit à Bruxelle et travaille partout en Europe, en collant "sauvagement" et en plein jour ses grandes compositions de papier découpé où trônent, comme des saintes, des reines ou des guerrières, ses Matriochkas stylisées et sexuées, image d'une féminité joyeuse, décomplexée. Elle développe un univers plastique fort, qui dépasse le seul intérêt décoratif ou tribal, pour flirter avec un militantisme joyeux, libre, tout en empruntant aux motifs de l'art populaire cette dimension visuelle et poétique qui rend ses collages tellement exaltants. [CC]
Nantes - 2007




vendredi 6 décembre 2013

un mouvement, un artiste


L'art du XXème siècle : Un mouvement - Un artiste 

L'histoire de l'art est constituée d'une multitude de courants, de ruptures, d'avancées… . Les artistes ont toujours aspiré au changement, cherchant de une nouvelles façons de concevoir l'art, le monde… Ils se sont regroupés essayant de mettre en avant des idées, des attitudes, des formes nouvelles et ont créé des mouvements. Peu de personnes sont capables d'énumérer tous les courants d'idées qui ont traversés les siècles, en particulier le XXème qui voit l'émergence d'un nombre incroyable de mouvements. Ici, sont donc énumérés quelques uns d'entre eux avec à chaque fois le choix d'un artiste important le caractérisant. Pour les curieux voici un petit assortiment : Le Dadaïsme, l'Orphisme, Le Suprématisme, l'Expressionnisme Abstrait, le Minimal Art, le Pop Art, l'Op Art, les Nouveaux Réalistes, l'Art Conceptuel, le Land Art, l'Art Corporel, le Street Art, l'Art Numérique, l'Arte Povera, et enfin l'Art Brut[Apolline Hellez et Eglantine Cassant]


L'Orphisme et Robert Delaunay


Style français de peinture abstraite dérivé du cubisme, dans lequel les harmonies des couleurs l'emportent sur les formes. Le terme cubisme orphique, qui devint par la suite orphisme, fut utilisé pour la première fois par le poète Guillaume Apollinaire en 1913, pour décrire les qualités et les visions qu'il perçut dans les premières œuvres subjectives de Robert Delaunay. Celui-ci, dans ces dernières œuvres, chercha à développer un équivalent visuel de la musique par l'interaction de la lumière et des couleurs sur une forme abstraite.Robert Delaunay, né le 12 avril 1885 à Paris et décédé le 25 octobre 1941 à Montpellier, est un peintre français. Avec sa femme Sonia Delaunay et quelques autres artistes, il est le fondateur et le principal artisan du mouvement orphique.
Ses travaux sur la couleur prennent pour origine plusieurs théories de la loi du contraste simultané des couleurs.
Par un travail concentré sur l'agencement des couleurs sur la toile, il cherche l'harmonie picturale. [Jean-Baptiste Dodin]

 Robert Delaunay Hélice 1923

Robert Delaunay Rythme 1932   

Robert Delaunay Relief Disques 1936
                                                


Le Suprématisme et Kazimir Malevitch

Le Suprématisme, fondé par Kazimir Malevitch en 1915, est un courant qui participe au mouvement plus large de l'Avant-garde russe en nous plongeant dans une abstraction absolue. C’est une peinture libérée de toute représentation. Dans une recherche de sensibilité picturale pure, la couleur n’est travaillée que pour elle-même. [Pierre Arassus]
Artiste :
Kazimir Malevitch (1878-1935)

 Carré noir sur fond blanc1915, huile sur toile, 106,2 x 106,5 cm, Musée RusseSaint-Pétersbourg
Architectone Zeta - 1923-1927 


Le Dadaïsme et Hans Arp


C'est pendant la première guerre mondiale, en 1916 à Zurich, que naît le mouvement Dada. En opposition avec les conventions et les contraintes idéologiques établies, les Dadaïste se veulent irrespectueux, extravagants et méprisants envers les codes du passé.

Artiste emblématique du mouvement Dada, Jean Arp co-fonde le mouvement. C'est à travers ses nombreuses sculptures qu'il s'illustre et explore différents matériaux. Jean Arp ne fait pas de la sculpture figurative mais préfère suggérer les formes. [Thibault Merlet]
Jean Arp - La Mise au tombeau des oiseaux et papillons, Portrait de Tristan Tzara - 1916-1917, relief, bois peint, 40 x 32,5 x 9,5 cm, Kunsthaus Zürich, Zurich.

Le Surréalisme et Salvador Dali

Définition de André Breton « Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.»
Le Surréalisme est né en 1924 à Paris

Un artiste : Salvador Dali

Né à Figueras le 11 mai 1904 et mort dans la même ville le 23 janvier 1989 Salvador Dali est un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan de nationalité espagnole. Il est sans nul doute un des peintres les plus connus du mouvement surréaliste avec entre autre son œuvre La persistance de la mémoire 1931. [Virgile Fracchetti]

Salvador Dali

La Persistance de la Mémoire 1931
Enfant Géopolitique Observant la Naissance d'un Homme Nouveau 1943


Expressionnisme abstrait et Joan Mitchell 

L’Expressionnisme abstrait américain est le premier grand mouvement artistique des États-Unis d’Amérique. Les artistes expérimentent une nouvelle forme de peinture dans laquelle ils s’expriment par le geste, la couleur et la matière.
Ce mouvement apparaît peu après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, aux États-Unis, lors d’une exposition new-yorkaise. Cet événement provoque bien des remous, puisqu'il déchaîne la colère du Parti Républicain qui y perçoit une certaine forme de propagande communiste. Les principales figures du courant sont Arshile Gorky, Franz Kline, Willem de Kooning, Jackson Pollock et Joan Mitchell.
Joan Mitchell est l’une des plus grands peintres abstraits du XXe siècle. Entre 1950 et 1958, elle travaille et expose à New York aux côtés des autres peintres expressionnistes abstraits comme Willem De Kooning, Robert Motherwell et Jackson Pollock. Dans sa peinture, la nature est sublimée de façon abstraite comme en témoigne les séries de La Grande Vallée, Les Tournesols ou encore les Champs. Bien que Joan Mitchell ait toujours refusé que l’on compare ses peintures avec l’œuvre tardive de Claude Monet à Giverny, les deux artistes ont en commun plusieurs préoccupations artistiques : l’ancrage de leur pratique dans une incessante observation de la nature, leur intérêt optique pour la couleur et la lumière, sans oublier la mise au point d’une surface picturale monumentale et sans point de fuite, à la fois frontale et transparente. [Romain SILLON]
La Grande Vallée, 1983

Pastel- 1978

L'art Minimal de Donald Judd

L'art minimal est un courant de l'art contemporain, apparu au début des années 1960 aux Etats-Unis, basé sur le principe de l'économie maximale des moyens. L'intervention de l'artiste sur l'œuvre doit être poussée à son minimum. Ce mouvement s'est développé dans d'autres arts comme la musique, la danse, la cuisine, mais surtout dans le design et l'architecture

Donald Judd est un artiste plasticien américain (né en 1928 et mort en 1994). Figure majeur du minimaliste, Donald Judd imagine et met en œuvre des installations radicales, rigoureuses. Ses recherches le mènent à produire des œuvres tridimensionnelles fondées sur des formes simples. Sa démarche est caractérisée par la simplicité de formes à la géométrie rigoureuse, par des rythmes sériels et par des jeux d'opposition de matière et de couleur. [Liz Gautier]

Donald Judd

Sculpture - 1969

Untitled - 1991

Le Pop Art de Roy Lichtenstein


Le Pop Art est apparu en Grande-Bretagne. Le précurseur de ce mouvement fut l’Independent Group, un groupe d’artistes et d’intellectuels qui contestaient les approches modernistes de l'époque ainsi que le point de vue traditionnel des beaux-arts. L’invention du mot Pop Art bien que souvent crédité au critique d’art Lawrence Alloway a été inventé par John McHale en 1954.C’est seulement vers la fin des années 50 que le Pop Art apparaît aux Etats-Unis sous l’impulsion de Roy Lichtenstein, Andy Warhol…

Né à New York, Roy Lichtenstein suit les cours de la School of Fine Arts de la Ohio State University.Selon la légende, c’est pour répondre à un défi lancé par son fils que Roy Lichtenstein exécute en 1961 son premier tableau d’après un dessin de Mickey. La bande dessinée lui permet alors de traduire sa vision d’une Amérique en prise avec le consumérisme prôné par la publicité. Lichtenstein est fasciné par l'efficacité de ces représentations populaires où les objets sont réduits à un essentiel accessible et anonyme qui lui paraît d'une vitalité bien supérieure à l'expressionnisme abstrait, lequel sombre alors dans l'académisme. Il utilise les couleurs vives et décalées ainsi que les techniques picturales dîtes "industrielles" et la sérigraphie. Il utilise aussi les symboles populaires dans le but de désacraliser l'œuvre d'art.Roy Lichtenstein emprunte non seulement l’iconographie des bandes dessinées, mais s’inspire aussi de leur technique mécanique (cernes noirs, couleurs saturées, dessin synthétique...), tout en conservant une technique classique de peinture à l’huile. [Margaux Riviere]

Roy Lichtenstein - Look Mickey - 1961

Roy Lichtenstein - Kiss - 1962

Roy Lichtenstein - Hot Dog - 1963

L'OP Art de Bridget Riley

L’Op Art est né en 1964 lors de l’exposition « Responsive Eye » au Museum of Modern Art à New York. C’est une tendance qui, au sein de l’art cinétique, privilégie les effets optiques générateurs d’illusion de mouvement. On y retrouve fortement l'inspiration des recherches cubistes, vorticistes, constructivistes et orphistes et de certains artistes comme Lissitzki, Moholy-Nagy et Marcel Duchamp. Les méthodes et les matériaux sont multiples, les artistes jouent sur des assemblages géométriques, des oppositions chromatiques, des superpositions de trames, des structures formelles répétitives et des différences de tons.

Bridget Riley est une artiste britannique qui a commencé à créer des œuvres représentatives de l’Op Art bien avant que le nom Op Art ait été inventé. A l’époque, elle était professeur d’art et commençait  à explorer l’interaction entre la forme, la ligne et la lumière en passant du noir au blanc. C’est ce qui lui a permis de développer un fabuleux travail sur l’art cinétique en noir et blanc dont font partis les œuvres Loss en 1964 et Black to white discs en 1961. Elle a ensuite expérimenté différents médiums, maîtrisé l’art de l’estampe, joué avec des thèmes de différentes formes, introduit la couleur à ses tableaux… C’est une artiste pleine de ressource, dotée d’un méthode méticuleuse qui permet à ses œuvres d’être phénoménales. [Manon Le Coënt]

Bridget Ridley devant son œuvre Continuum

Black to White Disc 1961-62
Loss 1964



Le nouveau réalisme et Yves Klein

Le Nouveau Réalisme a débuté en 1960 autour du critique Pierre Restany, avec les artistes suivants :  Yves Klein, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques de la Villeglé ; auxquels s’ajoutèrent César, Mimmo Rotella, puis Niki de Saint Phalle et Gérard Deschamps en 1961.

Ces artistes affirment s’être réunis sur la base de la prise de conscience de leur « singularité collective ». En effet, dans la diversité de leur langage plastique, ils perçoivent un lieu commun à leur travail, à savoir une méthode d’appropriation directe du réel, laquelle équivaut, pour reprendre les termes de Pierre Restany, en un « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire ».

Yves Klein fait donc parti de ce que l'on appele les Nouveaux Réalistes. Malgré une carrière artistique assez courte (1954-1962), il est considéré comme un des plus importants protagonistes de l'après-guerre avant-gardiste. Il est notamment connu pour son Bleu (IKB pour International Klein Blue) qu'il appliqua sur de nombreuses œuvres (toiles, sculptures, éponges...). Yves Klein veut enregistrer les traces du vent, de la pluie et du mouvement.

"Après tout, mon but est d'extraire et d'obtenir la trace de l'immédiat dans les objets naturels, quelle qu'en soit l'incidence, que les circonstances en soient humaines, animales, végétales ou atmosphériques." Yves Klein. Yves Klein inclut ainsi l'homme dans la perception de la nature, qui devient actrice, inter-actrice de la création artistique. [Romane Torqueau]
Yves Klein
Yves Klein - Anthropométrie de l’époque bleue - 1960



Le Land Art de Patrick Dougherty

Le Land Art est un mouvement apparu à la fin des années 1960. Les artistes de ce mouvement délaissent leurs ateliers, les galeries et les musées pour travailler directement dans le paysage, utilisant le cadre et les matériaux de la nature, comme le bois, la terre, les pierres, le sable, les rochers… Ils investissent la nature et les paysages comme ils le souhaitent. Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur. Elles sont exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle. Souvent, ces œuvres sont éphémères et destinées à être photographiées ou à rester tout simplement dans les mémoires de chacun.

Patrick Dougherty fait partie de la seconde génération des artistes du Land Art. Il se spécialise dans la construction en bois naturel et dans la réalisation de structures végétales. Son travail est insolite. Il utilise principalement des espèces de branches souples de saule, noisetier, érable, orme ou jeunes pousses d’arbres. En effet, il travaille la matière comme si il faisait une véritable peinture. Il compose ses œuvres avec talent et arrive à leur donner du sens comme pour son oeuvre Here’s Looking at You, ci-dessous.

Patrick Dougherty
Here’s Looking at You- Patrick Dougherty - Installation at Bosque School - Albuquerque - October 2009
Ici, il compose des visages plus « qu’observateurs » grâce à des branches tissées entre les arbres. Son approche du Land Art est à la fois intéressante et dérangeante car il arrive a recréer une sorte d’humanité avec des matériaux entièrement naturels.
Call of the Wild, 2002 Museum of Glass, Tacoma, WA
Dougherty encourage les spectateurs à construire leurs propres associations personnelles lorsque vous regardez son travail. En effet, les branches et autres brindilles, ont été utilisées comme matériaux de construction depuis des milliers d'années et Dougherty croit qu’il y a une véritable histoire entre eux. [Elaura Couton]

L'Arte Povera de Giuseppe Penone


Giuseppe Penone est un artiste italien assimilé à l'Arte Povera, mouvement, ou plutôt démarche, vis-à-vis de l'art et des moyens mis en œuvre, qui est caractérisé par l'utilisation de matériaux pauvres, issus de récupération ou de matériaux d'essence naturelle, comme le bois, le sable etc.

Dans les œuvres de cet artiste, ce qui m'intrigue est le rapport au temps présent dans beaucoup d'entre elles. C'est à travers la nature que s'exprime ce rapport, nature qui est plus qu'au service de l'œuvre, puisqu'elle en est partie intégrante ainsi que de son évolution au fur et à mesure du temps. Une main d'acier est moulée autour du tronc d'un jeune arbre. Ce dernier va alors grandir et se développer autour de la main.

Ajouter une légende
Arbre, moulage en bronze de la main de l’artiste.1968
Le moule d'un visage est apposé sur une citrouille en croissance, celle-ci va alors prendre la forme marquée dans le moule. [Maxime Bigonnet]

Penone, "Zucche", 1978-79

Art Corporel - Orlan


Le Body Art ou Art corporel consiste en un ensemble de pratiques artistiques effectuées sur ou avec le corps. Nombreux artistes font de l'art corporel une performance.

Orlan utilise la chirurgie esthétique comme une part de son art corporel. Utilisant ses interventions chirurgicales comme performances artistiques en les faisant filmer.

[Antoine HAMON]

Orlan, "Omniprésence" 1993

Orlan
Orlan - Self Hybridation

Le Street Art - Edgar Müller


L'art urbain ou le Street Art est apparu autour des année 1960. Il regroupe toutes les formes d'art dans la rues, graffitis, réclames, pochoirs, mosaïques, stickers etc. et puise ses origines dans des disciplines graphiques variées comme la bande dessinée ou l'affiche.

C'est donc un art éphémère vu par un grand nombre de personnes puisqu'il est exposé dans un espace public. En effet “L'art s'est déplacé de l'objet spécialisé en galerie, vers l'environnement urbain réel” Allain Kaprow.

Edgar Müller est né le 10 décembre 1968 en Allemagne et fait partie de ce mouvement. Il va très vite participer à des compétitions qui lui permettront de se faire connaître. En 1998 il reçoit le titre de “maître maddonnari” (maître peintre de la rue) lors d'un des plus grands festivals de peinture de rue, appelé le Grazie Festival. A 25 ans, il se consacre entièrement à la peinture de rue et voyage dans toute l'Europe en vivant de son art.E.Müller est un artiste autodidacte dont les inspirations sont l'illusion, la 3 dimensions et l'anamorphose. Il peint la plupart du temps de grandes crevasses très impressionnantes sur de grandes zones urbaines et change ainsi leur apparence. [Lisa Monsimier]
Edgar Müller devant son œuvre "Crevasse"- 2008
untitled - Hong-Kong.

Lava Burst - peint lors d'une compétition en Allemagne - 2008

L’art numérique - Maurice Benayoun


L’art numérique est un art qui allie œuvre d’art et langage numérique. L’évolution technique et les différents types de langage numérique permettent de réaliser des œuvre que l’homme ne pourrait faire seul. Grâce à la puissance de calcul des ordinateurs et le développement des interfaces électroniques entre homme et machine, le résultat de cette rencontre permet des rendus incroyables. Il existe différentes sous-catégories de l’art numérique telle que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’art génératif ou bien l’art inactif.

Maurice Benayoun est un "artiste numérique" considéré comme l’un des chefs de file de la création numérique. Ce français est l’un des co-fondateurs en 1987 de Z-A, laboratoire qui joua pendant 15 ans un rôle pionnier dans le domaine des nouveaux médias, de l'image de synthèse, de la réalité virtuelle et de la muséographie interactive.

Le Tunnel sous l'Atlantique est une œuvre expérimentale de télévirtualité réalisée par Maurice Benayoun, permettant à des utilisateurs situés de chaque côté de l'Océan Atlantique, Paris et Montréal, d'interagir et de se rencontrer dans un espace virtuel qu'ils ont contribué à créer.

Deux personnes pénètrent aux deux extrémités d'un tunnel virtuel reliant le Musée d'Art Contemporain de Montréal au Centre Georges Pompidou de Paris.
World Skin est une autre installation de Maurice Benayoun qui interroge notre rapport aux images, ainsi que notre comportement face à elles. Il met en place un scénario, les spectateurs, munis d’un appareil photo se retrouve dans une boite noir dans laquelle des vidéos sont projetées contre les murs. Ces vidéos donnent à voir un univers sombre et délabré, paysage de guerre, empli de douleur. Le spectateur pénètre dans cet espace, dans lequel il est totalement immergé. À chaque photo prise, une partie du décor photographié disparaît du paysage vidéo.
Le spectateur ce retrouve comme un touriste, caméra à la main et qui va faire évoluer le décor, et l’emmener toujours un peu plus loin dans cet univers. Du statut de touriste-spectateur, nous devenons nous même acteur de l’œuvre. [Guillaume Allemon]
Lien vers son site: ici
Tunnels Around the World - 1995


Maurice Benayoun- Word Skin - 1998

Aloïse Corbaz : emblème de l'art brut.


L'art brut, terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet, est un art spontané, sans prétention. Il regroupe des productions réalisées par des non-professionnels de l'art, dépourvus de culture artistique, ne s'attardant pas sur un esthétisme convenu. Il s'agit par exemple de pensionnaires d'asiles psychiatrique, d'autodidactes isolés, de médiums etc. 

Aloïse Corbaz en est un emblème. Cette artiste suisse née en 1886 et décédée en 1964 rêvait de devenir cantatrice. A 18 ans, après avoir obtenu son diplôme de culture générale à l'école secondaire, elle étudie au sein de l'école de couture à Lausanne. Elle travaille ensuite entant que surveillante et gouvernante. En 1920 elle est internée pour des troubles mentaux (schizophrénie). Dès son internement, elle s'adonne au dessin et continuera de créer jusqu'à sa mort. Certains thèmes sont récurrents notamment le couple amoureux, le théâtre, l'opéra ou encore l'adoration des mages. Les techniques de réalisations sont variées (mines de plombs, gouache, crayons de couleur, feutres, craies grasses...) et elle aime utiliser la totalité de l'espace disponible (les deux faces du support). Parfois, elle parsème ses œuvres de mots et de phrases et on ne peut s'empêcher de remarquer les yeux entièrement bleus de tout ses personnages. [Pauline Sparfel]

Aloïse Corbaz
Lit de Napoléon (page d'un carnet à dessin) 1941-1951
Abbé Bovet 1960-1963